Janiva Magness - Stronger For It

Janiva
Magness può essere senza dubbio considerata una delle piu' belle voci
blues dell'odierno panorama musicale. Nella sua voce potente e interiore
si rispecchia tutto il suo mondo passato e presente, dannazione e
redenzione in un mix di emozioni che solo una vita vissuta può creare.
Non c'è finzione in questo personaggio, la vita non lo ha
consentito, ma tanta onesta' musicale, tanta forza che si rispecchia nel
carisma di questa nuova signora del blues. A conferma di quanto scritto è
testimone la vittoria al r B.B. King Entertainer Of The Year , premio che
prima di lei solo un'altra grande donna del blues ha avuto il piacere di
vincere : la grande Koko Taylor. Di lei il  Los Angeles Daily News
scrive  “A superb, powerhouse R&B singer who delivers blues and soul with show-stopping authority”
e USA Today rilancia "Stunningly sung...Magness is a blues star" .
Nonostante questa tarda notorieta' la Magness non è nuova del giro visto
che ha alle sue spalle 3 decadi di concerti live con all'attivo 150 date
all'anno.... attivita' live che le ha permesso di affrontare questi ultimi
cd, i primi della sua lunga carriera, con la stessa sicurezza e potenza di
una veterana ma con l'entusiasmo e la forza di una esordiente. Il mix che
ne risulta è puro Blues.... Ascoltare Per Credere.


Award-winning vocalist Janiva Magness is among the premier blues and R&B singers in the world today. Her voice possesses an earthy, raw honesty and beauty born from her life experience. A charismatic performer known for her electrifying live shows, Magness is a gutsy and dynamic musical powerhouse. She received the coveted 2009 Blues Music Awards for B.B. King Entertainer Of The Year (she is only the second woman to ever win this award, Koko Taylor being the first) and for Contemporary Blues Female Artist Of The Year, an honor she also received in 2006 and 2007. She has received eleven previous Blues Music Award nominations. USA Today declared, “Magness is a blues star,” and The Philadelphia Inquirer said, “Magness sings superb, potent soul-blues with a scorching intensity."

Magness has been performing for almost three decades, logging thousands of miles on the road and appearing 150 nights a year at clubs, theatres and festivals all over the world. Her longest road trip yet was to Iraq and Kuwait in April 2008, as a co-headliner of Bluzapalooza, the first-ever blues concert tour to perform for American troops. The tour was an incredibly profound experience for Magness. “My job is a gift. It’s about human connection, to remind people they are not alone. I can’t think of anyone in greater need of a break than these soldiers. Those kids came up to me and said, ‘You made me forget where I was for two hours. Thank you!’ That was beyond priceless.”
Magness released a series of independent albums, including two on the Northern Blues label, prior to her extraordinary 2008 Alligator Records debut, What Love Will Do. Her new CD, The Devil Is An Angel Too, co-produced by Magness and Dave Darling (Brian Setzer, Meredith Brooks, Dan Hicks), is a hard-hitting collection of material that explores the depths of good and evil, with Magness’ glorious, soul-baring vocals burning their way through twelve powerful songs. “All of us have a light and a dark side. Human beings are capable of the most incredible acts of kindness and absolute wretchedness. This record explores both sides,” Magness explains. She wraps her huge, soulful voice around original material written especially for her, and songs from Julie Miller, Graham Parker, Nick Lowe, Joe Tex, Gladys Knight, Nina Simone, Ann Peebles and James Carr. From the haunting, seductive title track that explores evil masquerading as good to the spiritual awakening of “Walkin’ In The Sun” to the revenge tale of “I’m Gonna Tear Your Playhouse Down” and the joyful proclamation of “I Want To Do Everything For You,” Magness cuts to the heart and soul of each song with grit, heart and fierce passion, making The Devil Is An Angel Too her most compelling release yet.



Although Magness is now a bona fide blues star, her rise to the top was far from easy. Born in Detroit, Magness was inspired by the blues and country she heard listening to her father’s record collection, and by the vibrant music of the city’s classic Motown sound. By her teenage years, though, her life was in chaos. She lost both parents to suicide by the age of 16 and lived on the streets, bouncing from one foster home to another. At 17, she became a teenage mother who gave up her baby daughter for adoption. One night in Minneapolis, an underage Magness sneaked into a club to see blues great Otis Rush, and it was there that she found her salvation and decided that the blues were her calling. Magness recalls, “Otis played as if his life depended on it. There was a completely desperate, absolute intensity. I knew, whatever it was, I needed more of it.” She began going to as many blues shows as possible, soaking up the sounds of her favorite artists, including Johnny Copeland and Albert Collins. She immersed herself in records by James Brown, Aretha Franklin, Etta James, and all the other R&B greats.



Listening to these blues and soul artists, and watching them live, sparked Janiva and gave her life direction. Her first break came several years later, while working as an intern at a recording studio. She was approached by her boss to sing some supporting vocals on a track. Finding her voice, she soon began working regularly as a background singer. By the early 1980s, Magness made her way to Phoenix and befriended Bob Tate, the musical director for the great Sam Cooke. With Tate’s mentoring, she formed her first band, Janiva Magness And The Mojomatics, in 1985 and before long the influential Phoenix New Times named her group the city’s Best Blues Band. She moved to Los Angeles in 1986 and slowly began finding work. She recorded her second studio album, It Takes One To Know One, in 1997 (her debut was the cassette-only release, More Than Live). After three more independent releases, Janiva signed with Northern Blues and recorded Bury Him At The Crossroads in 2004 and Do I Move You? in 2006. Both CDs were co-produced by Magness along with Canadian roots star Colin Linden, and both garnered Magness a tremendous amount of critical and popular attention. Magness and Linden won the prestigious Canadian Maple Blues Award for Producers Of The Year for Bury Him At The Crossroads in 2004. Do I Move You? debuted at #8 on the Billboard Blues Chart and was the #1 Blues CD Of The Year in 2006 on Living Blues magazine’s radio chart. Blues Revue said, “Magness is a bold and potent artist with a powerful, soulful voice… impossible to forget.”



Magness signed with Alligator in 2008 and released her stunning label debut, What Love Will Do, to massive critical acclaim. The Chicago Sun-Times raved, “Her songs run the gamut of emotions from sorrow to joy. A master of the lowdown blues who is equally at ease surrounded by funk or soul sounds, Magness invigorates every song with a brutal honesty,” while Blues Revue called her “a blues interpreter of the highest rank…punchy and tough…swaggering, incendiary vocal performances.” Allmusic declared, “rollicking blues, swampy soul and R&B…stark, gritty, emotional material…terrific, magnificent voice. She rips into ballads with moving and riveting tenacity…she burns through these songs like she’s got everything to prove.” Fueled by all the positive press, Magness was profiled on National Public Radio’s Weekend Edition, putting her in front of an audience of millions and expanding her ever-growing fan base.



In addition to her musical accomplishments, Magness is reaching out to help others. She is a National Spokesperson for Casey Family Programs (her fourth consecutive year), promoting National Foster Care Month. “It is a huge honor and a daunting responsibility. But I am very excited to be a part of it, and I look forward to carrying the message of hope for youth in the foster care system,” says Magness. “Casey Family Programs does groundbreaking work, and I am deeply honored to work with them again.” Magness has also reconnected with her daughter, and is now the proud grandmother of an eight-year-old boy. “Our fate doesn’t have to be our destiny,” she says. “I’m living proof of that. And I’m so very grateful.”



Magness is also incredibly grateful for her Blues Music Award for B.B. King Entertainer Of The Year. “Winning Entertainer Of The Year is overwhelming to me,” she says. “Being the only woman besides Koko Taylor to win this award is just staggering. I adored and worshipped Koko for so long that it’s really hard for me to wrap myself around it, but I couldn’t be prouder of that award. It’s very humbling, because I still can’t believe that people find me worthy to stand in her company.”



Janiva Magness’ deeply emotional music, sung with passion, conviction and soul, and her telepathic ability to connect with an audience, assures her place among the blues elite. “We need real music now more than ever because it gives us strength to pull through tough times,” says Magness. “We need it in a real bad way. Blues is a ray of hope. It articulates what’s lacking in people’s lives.” With The Devil Is An Angel Too and her explosive live shows hitting cities across North America and Europe, Janiva Magness continues to spread her empowering message of hope through music.

Eric Bibb - Deeper In The Well

“…Music is more than the expert’s description - Don’t care if it’s French, Hawaiian or Egyptian, If I feel it, that’s good enough for me!” E.B.

Vi sono luoghi incontaminati dove ne eventi naturali catastrofici ne l'irrazionale sentimento umano di onnipotenza possono intaccarne la bellezza e la cultura. Uno di questi luoghi magici è la Louisiana, un luogo dove mille culture si sono ritrovate e anzichè scontrarsi si sono arricchite a vicenda dando luogo a ritmi , suoni e suggetioni davvero unici. Ed è un bene che nella "palude" sia finalmente arrivato anche il nostro Eric. Lo abbiamo visto lo scorso anno in tour in Italia e ne abbiamo potuto provare di persona non solo l'indiscussa conoscenza del blues, la capacita' scenica e la buona tecnica di esecuzione chiatarristica , ma soprattutto la grande umanita' e umilta' che ne fanno un vero blues man. L'arrivo in Louisiana ha fatto sicuramente bene al nostro dando nuova linfa alla sua musica che da un Blues piu' roots e tradizionale del delta passa a un suono piu' contaminato da altri stili propri di quelle parti dove anche i Blues Brothers hanno dovuto vincere per sopravvivere. Buon Ascolto a tutti e non perdetevi questo bellissimo album di uno dei grandi blues man ancora in circolazione.



Anyone with an avid interest in the traditional folk music of North America knows that Louisiana has long been, and still is, a place where the old styles survive and thrive and new sounds are born. Its rich history of African, French, Spanish, Caribbean and Native- American influences has gifted the world with a unique culture that no catastrophe, natural or man-made, can ever destroy.

Arriving, mid-September, at Dirk Powell’s Cypress House Studio in Pont Breaux, Louisiana, with a satchel of new songs, I felt the thrill of great expectations. The last time I’d met up with Dirk was back in January when we both had been invited to be a part of the BBC’s “Celtic Connections”- filmed in the Scottish countryside. That was the first time we’d had the opportunity to play music together and we really hit it off.

The original idea to record in Louisiana was hatched even earlier during a meeting with Matt Greenhill from Folklore Productions. His many talents include getting like-minded musicians together in interesting combinations. Anyway, knowing that I was looking for a versatile multi-instrumentalist to record with alongside harmonica virtuoso Grant Dermody, he suggested Dirk, an amazing musicianer who also has a wonderful studio. Matt also later came up with the idea of calling in the fabulous Cedric Watson, a young lion of the new Creole music evolving in and around Lafayette. Also on hand was the sublimely groovy Danny DeVillier, on drums, and Michael Bishop, sound engineer extraordinaire, who flew in from Ohio with his gear and million-dollar ears.

Thusly assembled, in beautiful, not-too-hot, bayou weather, the six of us, brothers of varying hue, came to record a celebration of our shared Americana heritage – “Deeper In The Well”.

Eric Bibb - October, 2011

David Essig - Rolling Fork to Gallows Point

Correva il lontano 1985 e tra coloro che hanno aiutato la crescita della cultura musicale in Italia un ruolo sicuramente di primo piano per il genere "americana" va riconosciuto alla piccola etichetta indipendente milanese Appaloosa. Ed è proprio in quel periodo che David Essig registrò per questa etichetta “Whose Muddy Shoes” , un bellissimo lp blues ove è possibile ascoltare la bravura e lo stile chitarristico veramente di ottima fattura del nostro. Lp fa presa tra il pubblico del settore ed è oggi introvabile cosi' molti fans di David hanno piu' volte chiesto allo stesso di ristamparlo. Al momento di farlo nasce in Essig l'idea di rinciderlo proprio completamente adeguandolo alle sonorita' di oggi. ( per chi ha l'originale sarebbe bellissimo confrontare proprio l'evoluzione dello stile del chitarrista Canadese ). Ad accompagnarlo in questa avventura troviamo compagni di prim'ordine quali Chris Whiteley, Tobin Frank and Alan Cameron. Una piccola nota di colore. Rolling Fork è la terra Natale di  Muddy Waters nel  Mississippi. Gallows Point è il panorama che il nostro si gode ogni mattina guardando fuori dalla  finestra della propria casa in  Protection Island, British Columbia quasi a rimarcare una linea di continuita' tra lo spirito delle due terre che solo l'animo umano può creare. Gran Bel Cd.

JJ Grey and Mofro - Live ( Alligator Records )

"JJ Grey and his band Mofro stir up a Southern storm of soulful grooves. They deliver simmering, funky and propulsive Southern R&B with a rock edge."
 -The New Yorker  
 "A balance of wildness and cool. Southern swamp rock with undercurrents of Memphis soul…his songs chronicle ambiguous truths and unambiguous urges."
–The New York Times 
“World-beating blend of Southern rock, blues and Florida swamp soul”
–Billboard
“Understated elegance...soulful and funky”
–Paste
“Warm and organic, with blasts of hard-edged rock, Memphis soul and gutbucket blues.”
–Philadelphia Inquirer
“Makes an immediate impact with every track dipping back into the swamp for inspiration” 
–Mojo 

Durante il Top Audio ho consigliato a tutti coloro che mi chiedevano un cd blues quello di JJ Grey.  Il motivo lo potrete scoprire anche voi che state a casa ascoltando il suo nuovo cd "live". Un Mix di Southern Rock e Blues ti invadono sin dal primo attacco, l'armonica vibra forte e la voce non delude, anzi , è carismatica. Il "ragazzo" di Jacksonville, Florida, ci sa veramente fare..... gli album dal studio avevano gia' messo in evidenza il suo grande talento ma quest'ultimo lavoro live ti trascina dentro la sua musica. Tra l'altro bella operazione dell'Alligator che ha deciso di accoppiare al cd un dvd in altra definzioen e multicanale 5.1 surround la storia musicale di questo bluesman. Nel dvd, come nei piu' claccici rockumentari, i pezzi live sono alternati da interviste a JJ che prende l'occasione per farci entrare in quel territorio che tanto ha influenzato la sua musica. Inoltre, anticipando il New York Times di qualche giorno, abbiamo indicato questo cd di JJ Grey come una delle uscite piu' belle di questo autunno..... e il famoso quotidiano newyorkese ha ribadito il fatto anteponendo questo cd addirittura a quello di Marsalis - Clapton.... che dire.... lunga vita al Blues, lunga vita al Southern Rock !!!!
Per ascotare in anteprima il cd ( in bassa risoluzione ) clicca qui

http://primoascolto.blogspot.com/

Sostiene Bollani e Il Danish Trio

SOSTIENE BOLLANI




Abbiamo il piacere di presentare i tre cds che Stefano Bollani ha inciso con il Danish Trio ossia a Jesper Boldisen e Morten Lund che compongono la sezione ritmica del programma in onda la Domenica Sera su Rai TRe.

- Gleda - Reinterpretazioni di canzoni tradizionali scandinave.   http://youtu.be/bNnkHRLl3_0

-  Mi Ritorni In Mente  - Cd altrettanto bello con la rilettura di  Mi Ritorni In Mente di Lucio Battisti in chiave jazzistica  http://youtu.be/nkwiNMzjUcw

- Stone In The Water - L'album della maturita' dove accanto a standard e musica brasiliana compaiono composizioni originali sia di Stefano che di Jesper.
http://player.ecmrecords.com/bollani


 Oltre a questi tre cds permetteteci di segnalare il nuovo lavoro di

Jesper Bodilsen,

che  ha inciso un ulteriore progetto che merita la nostra massima attenzione per la sua delicatezza e bellezza non solo musicale ma anche propriamente poetica. Stiamo Parlando di

Short Stories For Dreamers
un bellissimo cd che trasforma l'esperienza musicale in immagine e l'immagine in musica. E' da ascoltare molto attentamente come una bellissima poesia affinche' ti entri dentro creando quelle sensazioni che soltanto un' opera creata dalla sensibilita' di questo artista può dare. Atmosfere rarefatte e da sogno creano paesaggi immaginari dove le emozioni prendono posto, una ad una. Per raggiungere questo risultato Jesper si è fatto accompagnare da amici-musicisti molto raffinati quali Ulf Wakenius  ( che gli amanti dei virtuosi della chitarra acustica ameranno sicuramente ) , Peter Asplund (tromba molto delicata ), Severi Pyysalo (vibrafono). Insomma un cd che merita la nostra massima attenzione.

http://youtu.be/xj4vzVfqeYM

http://www.jazzconvention.net/index.php?option=com_content&view=article&id=877%3Ajesper-bodilsen-short-stories-for-dreamers&catid=2%3Arecensioni&Itemid=11

Tingvall Trio - Vagen

Vagen, ( The way ) è stato registrato in uno degli studi piu' cari alla comunita' audiofila nostrana ossia quegli Arte Suono studio di Stefano Amerio in quel di Udine, tempio ormai dell'audiofilia mondiale. Quindi qualita audio di assoluto livello a disposizione di un trio veramente unico espressione di paesi ( e quindi di approci musicali ) diversi. In Martin Tingvall ( ovviamente anima del trio ) è possibile riconoscere il tocco e l'ispirazione di Bobo Stenson, cui si affianca il percussionista tedesco Jurgen Spiegel. E fin qui il jazz nordico la farebbe da padrone se non arrivasse il bassista Omar Rodriguez Calvo, scuola rock cubana, a mescolare totalmente le carte introducendo nei suoni jazzistici europei quel calore cubano che si fonde miracolosamente dando energia al trio. In questo nuovo il trio si "allarga" facendo spazio ad una vera e propria piccola orchestra con Gregor Lentjes – Horns, Strings De Luxe Jansen Folkers – Violin Adam Zolynski – Violin Axel Ruhland – Viola Martin Bentz – Cello; tutti magistralmente diretti da Martin Tingvall & Wolf Kerschek. Come nei precedenti cd, anche in questo la musica trae ispirazione da quanto vissuto dagli artisti durante i loro tour o personalmente, comunque sempre in stretta relazione con la natura che li circonda sia essa ispirare calde ballate spagnole o suoni piu' propriamente orientali sempre miscelati e resi propri dall'esperienza artistica dei nostri.


"Vägen" (The Way) retraces the trio's imprssions on the way taken over the last few years. "Sevilla", the opening track took birth on the extended tour of Spain in 2010 and "Shejk Schröder" (Schröder the Sheik) could easily provide the backdrop for a camel race. The title tune "Vägen" is one of those compositions, where you literally hear the stardust swirl, offering space for reflection and lookinginward at what was, what is and what jsut might come to pass. As the previous ECHO JAZZ AWARD winning album "Vattensaga" the album was once again recorded at the highly acclaimed Italian Arte Suono studio of Stefano Amerio. On "Efter Livet" (After Life) Martin Tingvall has also gingerly supllemented the "triophonics" with additional instrumentation by arranging string and horns like splashes of color

Hans Theessink - Jedermann Remixed - The Soundtracs. ( Cd/Lp)

Come tutti sapranno il festival di Salisburgo è uno dei piu' imporanti festival per gli amanti della musica operistica e lirica. Si tiene ogni anni nella citta' che diede i natali ad uno dei piu' grandi geni della musica europea ossia Mozart ed è seguito da tantissime persone, un vero e proprio evento nazionale, con i giovani nella piazze a farla da padrona. Ed è proprio in questo contesto, che nel 1920, quando forse nessuno ancora capiva cosa sarebbe successo, venne presentato sul palco princiapale di quel festival lo Jedermann, divenuto da allora uno dei momenti piu' importanti e piu' seguiti dell'intero festival ( clicca qui x maggiori info Jedermann ). Si tratta della rappresentazione di una novella dove l'uomo , ( rappresentato dal ricco Jedermann ), Dio e la Morte si impersonificano e ci accompagnano durante il nostro ultimo giorno per farci prendere consapevolezza di quanto e come abbiamo vissuto. Da questa rappresentazione è stato tratto un film e la colonna sonora scelta per rappresentare questo viaggio esistenziale è la musica che piu' di ogni altra si adatta con l'anima : l'essenzialita' del Blues. E chi in Austria avrebbero potuto chiamare per un simile progetto se non il nostro Hans Theessink ? Per l'occasione Theessink ripercorre la storia del blues "moderno", quello post bellico per intenderci, affiancando a sue composizione originali brani di Bo Diddley, Tom Waits, Hank Williams, Ray Charles, Johnny Cash fino agli Stones della coppia Jagger/Richards. Classici e composizini originali vengono rielaborate e presentate in una versione essernziale dove a farla da padrona sono la voce e la chitarra semiacustica del nostro.



Dutch morality play Elckerlyc was written in the late 15th-century and may well have been the original source for the English play Everyman. In 1911 Hugo von Hofmannsthal adapted Everyman as Jedermann, and since 1920 Jedermann has been performed every year on the steps of the Cathedral in Salzburg as part of the Salzburger Festspiele. The open-air performances have been one of the highlights of the Festival season ever since. Throughout the years many famous German language actors/actresses have been part of Jedermann in Salz burg. Actors playing Jedermann include Attila Hörbiger, Will Quadflieg, Curd Jürgens, Maximilian Schell, Klaus Maria Brandauer, Helmut Lohner, Gert Voss, Peter Simonischek and Nicholas Ofczarek. His famous “mistresses” (Buhlschaft) include Christiane Hörbiger, Senta Berger, Sunnyi Melles, Veronica Ferres and Birgit Minichmayr ...

Based on Everyman and enhanced with dramatic modern adaptations, Jedermann presents God, Death, the Devil and other abstract beings as personifications. The rich Jedermann is faced by unexpected Death, calling him to his judgment. Allowed company on his final journey, he is deserted by his loyal servant, his friends and his money; the figures of Good Works and Faith help him repent and save his soul before he is lowered into his grave.

In 2011 the Austrian Broadcasting Corporation ORF commissioned film director Hannes Rossacher to produce the film “Jedermann Remixed” to commemorate the success-story of 90 years Jedermann phenomenon in Salzburg. Rossacher used archive footage from 9 decades to put together a cultural historic puzzle and create a unique performance of Jedermann that has not been seen in this form before. ORF and Hannes Rossacher asked me to produce the soundtrack for the film and we selected the songs that would fit the themes and scenes.

Besides several Theessink originals we recorded songs by many legendary songwriters: from Bo Diddley to Tom Waits, Hank Williams to Ray Charles, Johnny Cash to Rolling Stones Jagger/Richards. We also struck gold with some tradi tional songs that have been handed down through time.

For me it was a wonderful challenge to create this soundtrack to support the images of the film.

I‘ve tried to reduce the arrangements to the basic essentials; sometimes just one guitar-one voice.

It‘s the nature of film music that only certain passages of the songs are used where the film needs it. Still we recorded the songs in their full length; resulting in “Jedermann remixed” the soundtrack.

Felice Clemente - Nuvole Di Carta // Doppia Traccia

Nuvole di Carta is my heartfelt tribute to a beloved friend who left us three years ago, at a very young age. A young man very rich in spirit, with many projects he wanted to realize. This latest work of mine is dedicated to him and to his dreams; the title, Nuvole di Carta, alludes in fact to the fusion between dreams (the clouds) and their realization (paper), as if, someway, with my notes I wanted to give a shape to his open eyed dreams.
Clouds then acquire the shape of our dreams, which, as our life and our experiences go by, change, sketching outlines that are always different and more complex, sometimes even simpler, but in everlasting movement. Alas, his clouds have stopped still, crystallizing in an eternal present, becoming made of paper. The journey through this cd's tracks would like to melt this painful fixity entrusting that magic of music, which is able, from time to time, to turn even the last drop of the hourglass into honey. I have worked very hard on the choices of timber and rhythm, on the shape of the tracks, trying to deconstruct the themes so to give more space to the creative improvisation of the musicians, without renouncing that melodic element that I consider an indispensable part of my stylistic hallmark. The result is an aesthetic experience, always changing, in continuous metamorphosis, rich with continuous surprises even for us musicians, who have tried to leave the singing to instinct, heart, emotions, anything that can shape dreams and make them come true. The dreams of us, of our friend, and, I hope, of everyone who will listen to us.

Felice Clemente


Felice Clemente - tenor and soprano sax
Massimo Colombo - Piano
Giulio Corini - doble bass
Massimo Manzi - drums

DOPPIA TRACCIA

The music contained on this disc is written, either for the duo compositions either for piano. In discussion is for aid in the study of classical music to jazz address, which must be interpreted with "swing" and with some notion of improvisation, in fact a good jazz practice is necessary. Some compositions have a polyphonic language and needs a good listen of classical music, particularly the Baroque repertoire. It is music for classical or jazz musicians, first of these to give an interpretation, for the other ones to explore and develop creative compositions while keeping firmly to its original score.

The " 9 notturni " (op. 581) are compositions for alto saxophone and piano inspired by the famous collection of Frédéric Chopin, among the greatest piano composers of the Romanticism, marvelous piano player and an excellent harmonizer, absolutely one of the most influent classical musician in the modern context.
For the easy singability, the romantic expressivity combined with simplicity, the harmonization to the border between romance and jazz (thinking of Bill Evans) are essential components of the collection. The " 9 Notturni" can also be performed by piano only keeping the same score.

The "duo Fantasia" (Op. 624) for piano and soprano sax is a track more complex in form, rhythm and interaction between written and improvisated parts, in which it develops improvisation while maintaining a strict classical evolution.

The "15 immagini" (op.480) for solo piano are easy samples in which are discussed different musical styles: jazz, latin, choral, folk song, blues.

The two compositions at the end of this disc, "L'insaziabile tono" and "La linea di spago", are made following jazz techniques, even if contaminated with developments related to classical culture: at the thematic exposure follows improvisation on the same structure. The same thematic element is also the final restatement.

Massimo Colombo



FELICE CLEMENTE

Born in August, 9 1974 in Milan. He developed his passion for music in the family circle, under the guidance of his grandfather, who taught clarinet. He continued to study clarinet at the Conservatorio G. Verdi in Milan, where he obtained a first-class degree with M° L. Tessari; afterwards, he attended the two year post-diploma training program. At the same time, his discovery of jazz and the saxophone lead him to pursue its study with saxophonists Paolo Tomelleri, Pietro Tonolo and Tino Tracanna.
He obtained a first class degree in jazz music with M° Tino Tracanna at the Conservatorio G. Verdi in Milan. In Milan, in 2001, he attended the Masterclass in jazz arrangement taught by Corrado Guarino and, in 2002, the jazz Masterclass taught by Dave Liebman and Massimo Colombo. In 2005 he obtained the teacher certification for "classi di concorso 31 e 32 A". At 36, his recording activity can already claim 8 records as a leader and coleader and 7 records as a sideman, plus a hectic concert activity.



AWARDS

As a clarinetist he came in first at the Concorso Internazionale di Musica "Premio Ispra" (Va) in 1991, the Concorso Nazionale di clarinetto "Vito di Lena" of Segni (Rm) in 1994, the Torneo Internazionale di Musica T.I.M. Erba (Co) in 1997.

ACKNOWLEDGEMENTS FROM SPECIALIZED MAGAZINES

He has had many reviews and recognitions in Italian and foreign magazines specialized in record productions. He has been described by Enzo Siciliano in Repubblica as "the best young Italian saxophonist", and by Cadence magazine (USA) "a talent destined to make jazz history". He has been voted as one of the best saxophonists of the year in the referendum TOP JAZZ 2007, 2008 and 2009, organized by the magazine "Musica Jazz", and JAZZIT AWARD 2011 organized by the magazi "Jazzit".

MUSIC COLLABORATIONS

In addition to his own usual musicians, he has collaborated with artists that are amongst the greatest on the national and international scene, such as Gregory Hutchinson, Xavier Davis, Danny Grissett, Ugonna Ogekwo, Jimmy Greene, Quincy Davis, Asaf Sirkis, Yuri Goloubev, Marco Tamburini, Marco Brioschi, Paolo Birro, Tino Tracanna, Massimo Colombo, Massimo Manzi, Sandro Gibellini, Bebo Ferra, Stefano Di Battista, Andrea Dulbecco, Stefano Bagnoli, Riccardo Fioravanti, Ferdinando Faraò, Rudy Migliardi, Geggè Munari, Giorgio Rosciglione, Antonio Zambrini, Pietro Lussu, Roberto Cecchetto, Claudio Fasoli, Guido Bombardieri, Tullio De Piscopo, Laura Fedele, Sergio Orlandi, Massimo Pintori, Bruno De Filippi, Luigi Martinale, Alberto Mandarini, Giovanni Falzone, Stefano Bertoli, Javier Perez Forte, Francesco D'Auria, Montecarlo Night Orchestra and Nick The Nightfly directed by Gabriele Comelio

ENSEMBLES AND PROJECTS

As of now he directs his own quartet (with Massimo Colombo, Giulio Corini and Massimo Manzi), which sometimes is expanded to a quintet with Bebo Ferra's presence.
He co-directs the duo with Javier Pérez Forte.
He co-directs the duo with Massimo Colombo.

Resonance Records : Freddie Hubbard - Dado Moroni

Dado Moroni - Live In Beverly Hills
( Cd e Dvd Blue Ray )

Dado Moroni è uno dei pochi, se non l’unico pianista italiano ad essere popolare di qua ed al di là dell’Atlantico e il recentissimo 4 stelle e mezzo che il cd Live In Beverly Hills ha "portato a casa" niente meno che dalla bibbia del jazz statunitense Downbeat ne è la riprova. Nel suo ultimo lavoro, produzione della californiana Resonance pubblicata in edizione CD + DVD e Blu-ray, dal titolo “Live At Beverly Hills” è accompagnato da Peter Erskine alla batteria e Marco Panascia al contrabbasso. Dado si conferma uno tra i grandi della tastiera jazz e di cui il nostro jazz può andare orgoglioso. L’approccio è quello Swing-centrico, ma Dado Moroni dimostra padronanza assoluta dell’idioma jazz in ogni sfumatura cosi l’ex ragazzo prodigio del nostro jazz, ora uomo fatto, ci dimostra un volta di più che “jazz is a state of mind”. CD + DVD – Blue-ray


Moroni was born and raised in Genoa, Italy, and took to jazz early. "My parents bought a piano for my sister, but she didn't show a lot of interest in it. When I came along, I was immediately taken with it from the age of three. My father was always playing jazz records in the house - people like Earl Hines, Fats Waller and Count Basie. I fell in love with those records, and started trying to imitate them on the piano. My mother, who played accordion, saw how interested I was in the instrument, and put me on her lap to explain the difference between major and minor chords. And that was the beginning!"

Originally self-taught, Moroni would heed the advice of a family friend and study piano formally, eventually gigging with local Italian, as well visiting American musicians. Unsure he'd be able to mount a successful career in music, Moroni actually enrolled in law school. But a chance encounter accompanying famed bebop trumpet pioneer Dizzy Gillespie would forever alter Moroni's musical path, with the elder jazz statesman telling him, 'Man, there are too many lawyers out there. You should play piano!' "That was the turning point," Moroni says. "I decided right there that I could make a living doing what I loved to do. So I took him seriously, and quit law school!"

Moroni's love for the jazz language is evident across all seven tracks of Live in Beverly Hills. The album opens with Moroni's fierce left-hand anchoring a sea of buoyant band interplay on his own "Ghanian Village," complete with Kenny Barron-esque piano proddings that recall the elder pianist's rhythmic renegade. "If I'm playing a song and I hear a sound that makes me think of someone like Kenny Barron, who I love and is one of my dearest friends, I say hello to him in the music," Moroni says. Other infectious album cuts include a metrically-modulating romp through famed Modern Jazz Quartet pianist John Lewis' "Django," as well as a Bossa Nova-infused take on "Where Is Love?" from the musical Oliver!

Freddie Hubbard 
Pinnacle - Live & Unrealeased From Keystone Korner

A trent’anni dalla data di registrazione di due indimenticabili concerti di questo gigante della tromba (Keystone Corner, SanFrancisco Giugno e Ottobre 1980) la Resonance decide di pubblicarli in quanto rappresentano al meglio il talento di un grande della tromba, prima che la malattia minasse le sue capacità espressive. Il compianto Hubbard, scomparso nel 2008, andrebbe ricordato attraverso questo cd dove per un’ora imperversa alla tromba. (Ascoltatelo cosa riesce a fare di un classico del sax come la Coltraniana “Giant Step”)





Considered by many to be among the top echelon of jazz trumpeters, Freddie Hubbard is at a career peak during these live performances, recorded with two different groups during several 1980 sets at the Keystone Korner in San Francisco. The core group includes pianist Billy Childs and bassist Larry Klein, with either Eddie Marshall or Sinclair Lott on drums. Hubbard's take-no-prisoners attitude is apparent in a power-packed performance of his "The Intrepid Fox" (adding trombonist Phil Ranelin and tenor saxophonist David Schnitter), though the spotlight is on the leader, aside from a brief feature for Lott. Childs switches to Fender Rhodes for Hubbard's driving bossa nova "First Light," while "Happiness Is Now" is a funky affair. Hubbard was underrated as a ballad interpreter, though his poignant take of Michel Legrand's "The Summer Knows" (from the film Summer of '42) is a brilliant showcase for him on flügelhorn. One of the great thrills is Hubbard's first known recording of "Giant Steps," with the leader tackling it with his sextet at a fast tempo, showcasing tenor saxophonist Hadley Caliman and Childs, as well. This well-packaged, previously unissued music from producer Todd Barkan's (the owner of the long defunct club) personal archives, includes detailed liner notes by several contributors and lots of period photographs. ( All Music )

Red Records : Vito Di Modugno - Pablo Bobrowicky - Edward Simon

Vito Di Modugno - East Side

L’affermazione nel referendum delle celebre rivista statunitense Down Beat, che lo ha inserito nella top ten mondiale dei solisti di organo Hammond, ha incoraggiato il barese Vito Di Modugno – e con lui il discografico Sergio Veschi, patron della Red Records – a insistere sulla strada intrapresa di un «hard bop» personale, ma al contempo per nulla vergognoso della propria discendenza stilistica da quel «Blue Note Sound» che resta tutt’oggi fra i più amati dagli appassionati. E i fasti della celebre etichetta fondata nel 1939 da Francis Wolf e Alfred Lion vengono rievocati non appena si scorre la copertina del cd East Side, nel quale il Nostro, oltre ad aver allestito una formazione ampia, degna di certe sedute di Jimmy Smith (si pensi a The Sermon o House Party), ha inserito anche Zoltan, The Moontrane e Softly As in a Morning Sunrise, ovvero tre temi tratti da Unity, l’album del 1965 nel quale l’indimenticato Woody Shaw aveva «incrociato» la propria tromba con il sax di Joe Henderson e, soprattutto, l’organo Hammond di Larry Young (il batterista, per la cronaca, era Elvin Jones).
Sostenuto dai fidati Pietro Condorelli alla chitarra e Massimo Manzi alla batteria, Di Modugno ospita allora la tromba di Fabio Morgera, il sax di Jerry Bergonzi e, in alcuni brani, anche quello del pugliese Michele Carrabba, per un disco nel quale la cifra jazzistica non fa sconti a nessuno e segue opportunamente solo il rigore stilistico, l’entusiasmo, senza ammiccamenti modaioli di sorta.
L’apertura di East Side Blue, con i suoi aromi di balkan jazz, sembra quasi pensata a mo’ di prologo per Zoltan, che Shaw compose in omaggio al musicista ungherese Zoltan Kodaly. Seguono poi due brani originali di Di Modugno, il ternario Jury’s Bite, in slow tempo e il gustoso Sidran, del quale si apprezza l’afrolatin beat. Tipicamente in stile Blue Note è poi anche Tilt di Bergonzi, protagonista anche del succitato Softly... con un aspro assolo di sax. In The Moontrane, Carrabba si dimostra ben all’altezza dei blasonati colleghi, mentre di nuovo Di Modugno firma gli indovinati Clemmy e Unity, espresso omaggio alla registrazione di Shaw, mentre tocca a Morgera chiudere la scaletta con The Incredible Truth, che sembra riproporre gli aromi levantini del brano iniziale.
Un cd che piacerà, c’è da starne certi e che continuerà a consolidare la fama di Di Modugno al di là dell’Oceano. ( Tratto dalla Gazzetta Del Mezzogiono )


VITO DI MODUGNO ORGAN COMBO

feat. JERRY BERGONZI & FABIO MORGERA
PIETRO CONDORELLI, GUITAR
MASSIMO MANZI, DRUMS
MICHELE CARRABBA, SOPRANO & T. SAXES
JERRY BERGONZI, T. SAX
FABIO MORGERA, TRUMPET

Tracks

1. East side blue (V. Di Modugno) 8,54
2. Zoltan (W. Shaw) 6,41
3. Jury's bite (V. Di Modugno) 7,02
4. Sidran (V. Di Modugno) 6,51
5. Tilt (J. Bergonzi) 7,18
6. Softly (S. Romberg) 6,52
7. The moontrane (W. Shaw) 4,28
8. Clemmy (V. Di Modugno) 6,33
9. Unity (V. Di Modugno) 6,15
10. The incredible truth (F. Morgera) 4,32


Pablo Bobrowicky - Southern Blue
 

Esiste un libro che può dirci molte cose su Pablo Bobrowicky. L’ho scoperto per caso, prima ancora di ricevere l’incarico di scrivere le note di Southern Blue. Nel leggere Evaristo Carriego di Jorge Luis Borges, realizzavo che tra le pagine e la vicenda del chitarrista, i punti di contatto erano molteplici.

L’essere argentino è il primo tratto comune tra Evaristo e Pablo. «Sebbene i miei parenti e genitori siano immigrati, la mia cultura è argentina; sono proprio loro che lo hanno fortemente voluto. Ho ereditato un cognome “straniero”, che viene da lontano ed è difficile da pronunciare». Pablo non è creolo, ma come Evaristo è senz’altro porteño: «Sono nato e vivo a Buenos Aires da sempre. Questa città è molto simile a New York, un crocevia di razze capace di generare simultaneamente una nuova cultura locale».

Le ‘razze’ di cui parla Pablo, sono discendenti neanche troppo lontane di quelle che abitavano il quartiere Palermo raccontato in Evaristo Carriego. Émir Rodriguez Monegal dice che Borges, scrivendone la biografia, salva Evaristo, poeta minore realmente vissuto (1883-1912) e il suo mondo dall’oblio, una Buenos Aires «di cattivi ragazzi, piccole genti, di tango e duelli al coltello»; Pablo invece, ‘salva’ tradizioni musicali di quello ‘stesso’ mondo; le ricostruisce, integrandole e sintetizzandole col jazz. «Qui ci sono molti artisti, poeti, compositori, che esprimono genuinamente i mondi delle genti, come fanno il jazz e la musica classica, ma non sono considerati universali. Sono inevitabilmente impregnato di quest’arte e non posso smettere di stimarla, viverci attraverso, godermela; è quello che respiro e spesso lo trasformo in jazz, il linguaggio che ho deciso di esprimere».

Pablo come Borges lavora dall’interno, conosce i luoghi, i lineamenti dell’etnie, il suo ‘panorama’, riprendendo un’indovinata intuizione di Mark Corroto, ‘evoca’ la vita e per questo è di valore inestimabile: «la musica popolare è l’espressione delle genti e non l’invenzione di una sola persona». Sin da bambino, suona musica popolare argentina e jazz, ma limitare la sua conoscenza al solo folklore locale, significa negare il più ampio oscillare tra le tradizioni. È stato il grande musicista Norberto Minichillo a fargli comprendere come jazzificare il folklore, in un continuo processo di andata e ritorno col jazz: «Per tre anni ho lavorato con Norberto che mi ha aiutato ad esprimere in jazz la musica popolare e viceversa».

La prova di questo procedere ci veniva fornita in “South of the world” (Red 269), un disco avanguardistico, realizzato con Minichillo e Luis Agudo («L’uso che quei due facevano delle forme popolari era impressionante»), in cui una profonda conoscenza dei linguaggi potenziata da una conturbante naturalezza espressiva, permetteva un trascendimento degli stessi. L’indefinibilità delle musiche diveniva la forza del disco – brani come De Buenos Aires a Rio e Tierra, Aire Y Fuego rifuggono ogni etichetta. Fu invece Jim Hall ad accorciare la distanza tra Pablo e la ‘tradizione’ jazz: «Lui mi diede il titolo di “chitarrista jazz” e l’impulso per diventare una vero “Zen teacher”».

Nel punto di confluenza tra l’esperienze con Minichillo e gli studi con Hall, si trova la forza innovatrice di Pablo Bobrowicky, da cui emerge un jazz nuovo. Il suono e il fraseggio immediatamente riconoscibili, il personalissimo senso del tempo, sono vettori di una prospettiva differente e pertanto unica, segnata da tratti tipicamente argentini e sudamericani. Pablo è riuscito a calamitare il nord è il sud delle Americhe. Bisogna tornare al primo Gato Barbieri o ai lavori di Norberto Minichillo per rintracciare qualcosa di simile, che qui trova una definitiva compiutezza.

Standard, folk poetry, e inedite fusioni (come scorporare il tema di Barbados dall’incalzante Murga Urugaya messa in moto da Pepi Teveira?) compongono Southern Blue. Dai sessantasette minuti di Where we are (Red 288) si è passati ai cinquanta di quest’ultimo lavoro. «Per me la durata ideale di una registrazione è di quaranta minuti; lo stesso tempo sul quale organizzo il set live. Così facendo soddisfo il pubblico, lasciandolo con un pizzico di desiderio. Southern Blue prevede quaranta minuti in trio e dieci in solo; credo che ci sia un buon equilibrio». Davvero dettagli? Può darsi; ma anche indicatori dell’attenzione che Bobrowicky rivolge a tutti gli aspetti del suo essere musicista.

Accanto a Pepi Teveira («Pepi is my musical brother») uno dei più quotati e richiesti contrabbassisti d’area newyorkese: Ben Street. Nuovamente, la scelta non è stata casuale: «Nel 1994, durante il mio soggiorno a New York, ho suonato in una session con Pepi e Ben e da quel momento ho voluto registrare con loro. Quindici anni dopo, grazie al supporto della Red, quel “sogno” è divenuto realtà. Devo ringraziare Ben per la sua collaborazione, per avere viaggiato da New York a Buenos Aires quand’era necessario». D’allora Ben Street ha suonato e registrato con alcuni dei più interessanti jazzisti emersi nell’ultimo quindicennio (due pianisti su tutti: Edward Simon e Danilo Perez). Oltre a Pablo, ha accompagnato chitarristi come Ben Monder, Kurt Rosenwinkel e più recentemente Lage Lund.

In Southern Blue il suo ruolo è quello di sostenere e alleggerire i pesi. Se in Where We Are il carico solistico gravava in gran parte sulle spalle di Pablo, ora i compiti sono ripartiti. La cavata di Ben favorisce l’insieme, contribuendo a formare un suono sferico, che mantiene rotondità e densità nonostante il continuo rimbalzare tra i brani. Pablo e Ben s’inseguono come nel caso dell’esposizione tematica di Sos Vos?, la sola composizione firmata Bobrowicky, il brano più out del disco, basato sulla splendida All The Things You Are: «Ho cambiato il tempo da 4/4 a 3/4, modificato la melodia e qualche accordo». Il tema destabilizzante viene tenuto sotto controllo dall’interplay del trio e dalle linee quasi complementari di chitarra e basso. Ben muove il solo sulla reiterazione di brevi figure melodiche continuamente alzate e abbassate lungo il manico.

Quando il trio rallenta, relax e lirismo entrano in gioco. Il bolero cubano Eclipse de Luna (AABA form), la canzone brasiliana Luiza (in 3/4, tema di 24 battute) incarnano il quiet mood del terzetto. Pepi lavora con le spazzole poche figurazioni, gli armonici di Ben vibrano tra le frasi della chitarra. L’attenzione è votata al suono e a poche note che pesano come macigni: Pablo è maestro in questo.

I suoi soli si sviluppano senza fretta, lui stesso è persuaso che con poco si può dire tutto. Vale quanto Horace Parlan diceva di Grant Green: «[He has] the natural ability to know when not to play». Per trovare il suo spazio, in un universo chitarristico che predilige la velocità e l’urgenza inespressiva, torna indietro in cerca dei propri referenti: «Ciò che più mi attrae in un musicista è il suono, sentire che mi “parla”, che mi racconta una storia, una poesia, qualche segreto della sua anima. Un esempio di questa sintesi è Lester Young». Come Prez, si attacca alle melodie senza mai lasciarle, divenendo un raffinatissimo improvvisatore ‘orizzontale’. Nel subordinare la tecnica al feeling ci espone una visione del mondo e della musica, oggigiorno quasi sempre assente: «Spesso noi musicisti ci dimentichiamo del pubblico; pensiamo troppo a noi stessi, la rincorsa al successo e alla reputazione, ci rimuove dalle cose genuine. Personalmente vorrei che il disco e il suono, aiutassero l’ascoltatore a sognare, divertirsi, condividere momenti, amicizie, solitudini».

Ad un suono svincolato dai modelli, ottenuto lavorandoci ‘sopra’ senza sosta («Ogni tanto, quando suono delle linee, utilizzo un octavador analogico»), Pablo associa un innato senso dello swing. Tempi, metri, il ‘sentire’ ritmico di Southern Blue, ne sono pervasi. Coabitano nel chitarrista sia il quattro tipico del jazz sia ritmi provenienti da altre tradizioni e culture: «Molte musiche, dalle quali il jazz non è escluso, condividono una radice afro, la presenza di poliritmie, metri come 3/4, 6/8 e anche 4/4». Pablo è un ‘narratore’ che ha molto da raccontare e sa come farlo.

Chi ha suono genera suoni, e infatti dietro all’apparente ed ingannevole semplicità del trio, si celano segreti. Occorre attenzione per sentire come vengono accompagnati i chorus e i break di Ben Street in Luiza e Cottontail: suoni inaspettati e inauditi, ottenuti grazie a una fine cesellatura dei volumi tenuti a valori minimi («Lavoro molto sul sound acustico della chitarra cercando di tirar fuori un insieme di colori il più possibile utilizzabile. Cerco di farlo tutti i giorni»).

La Gibson ES175 diviene un armamentario timbrico. Il sound più convenzionale dell’accompagnamento di “C” Jam Blues si scontra con il palm muting del bridge di Rhythm-A-Ning eseguito all’unisono con Ben Street. Si può discutere sugli aggettivi adottati, ma non si può non notare la differenza tra la chitarra materica e metallica di Cottontail e quella più chiusa e ovattata di Rhythm-A-Ning.

L’intera poetica di Southern Blue è però racchiusa in Idle Moments. Non c’è miglior brano che può illustrarcela. Il beat viene rallentato, Pepi riprende in mano le spazzole, le trentadue battute del tema così come l’incedere bluesy di Pablo, vengono immersi nelle stesse atmosfere smooth e malinconiche di Eclipse de Luna e Luiza, non a caso due brani sudamericani. Il trattamento a cui viene sottoposto il brano di Duke Pearson, lo carica di nuovi significati. Se come dice Borges a proposito del tango: «La solitudine, come nel blues e nelle letterature sudamericane, fu un tema d’elezione», allora quello che si ascolta diviene progressivamente spleen porteño. Con gran senso della ‘storia’, il trio riveste uno dei brani-capolavoro del jazz con un velo ricamato in Sudamerica. Non solo. Registrare Idle Moments – ne è responsabile il produttore Sergio Veschi – significa rendere omaggio all’omonimo disco di Grant Green (Blue Note, reg. 1963), una delle session più belle e dimenticate della storia jazz, a cui presero parte musicisti come Joe Henderson e Bobby Hutcherson. Esistono rarissime riprese del pezzo (una, recente, contenuta in “On Fire” di Mike LeDonne) ragion per cui, la versione del Southern Blue’s trio diventa ancora più preziosa.
Argentina, Brasile, Uruguay, Cuba. Il jazz. Lo sguardo di Pablo va ben oltre il Rio de la Plata, le sue orecchie hanno filtrato suoni provenienti da un continente intero. Ecco perché prendendo in prestito una figura retorica, la sua Buenos Aires può essere letta come una metafora del Sudamerica. D’altronde anche quella di Evaristo era popolata d’italici, creoli, altri sudamericani… Di fronte a Southern Blue lo stesso concetto di latin si sfilaccia e la musica di Pablo Bobrowicky viene a coincidere con l’idea, più geograficamente e musicalmente ampia, di jazz sudamericano.

Luca Civelli – Musica Jazz




Edward Simon - La Bikina


Il miglior pianista della sua generazione nella sua opera seminale osannato dalla critica e da musicisti come Herbie Mann, Bobby Watson, Terence Blanchard, Paquito De Rivera, Greg Hosby etc. Un disco fondamentale nel jazz del 2000 fra jazz, folk, caraibi e latin tinge


Edward Simon, piano;
Adam Cruz, drums, pans & percussion (tk4);
Ben Street, bass;
Mark Turner, tenor sax;
David Binney, alto sax;
Pernel Saturnino, percussion;
Diego Urcola, trumpet;
Milton Cardona, vocals

Tracks

The Prayer
Uncertainty
The Process .
El Manicero (The Peanut Vendor) Part 1
La Bikina
Qunita Anauco
The Cha Cha
Ericka
El Manicero Part 2

The process by which Simon became an internationally regarded jazz musician began in the small coastal town of Cardón, Venezuela, where he grew up surrounded by the sounds of Latin and Caribbean music. Born in 1969, Simon credits his father, Hadsy, for developing his passion for music and supporting him and his two brothers, Marlon and Michael, to become professional musicians.

He attended the Philadelphia Performing Arts School, graduating at 15, then received a music scholarship from the University of the Arts where he studied classical music with concert pianist Susan Starr. Later he transferred to the Manhattan School of Music where he studied jazz piano with Harold Danko.

Upon arriving on the New York jazz scene in 1989, his reputation as a pensive, rhythmically astute, versatile player caught the ear of noted musicians Greg Osby, Jerry Gonzalez, Bobby Hutcherson, Herbie Mann, Kevin Eubanks and Paquito D’Rivera, all of who would later employ him. In 1989 Simon took the piano chair in Bobby Watson’s influential group Horizon (1989-94), later moving to the Terence Blanchard Group (1994-2002).

Simon made his first recording as a leader in 1994 (Beauty Within, Audioquest), giving birth to the Edward Simon Trio–- the same year he took third place in the Thelonious Monk International Jazz Piano Competition. Since then he has founded, established and served as musical director of several jazz ensembles such as: the Edward Simon Quartet, Ensemble Venezuela and Afinidad. Today, the Edward Simon Trio has become an established voice with five recordings and recent performances at such well-known jazz venues as the Village Vanguard, Jazz Bakery and Casa del Jazz.


Fueled by a strong desire to break boundaries through improvised music, in 2000 Simon co-founded the quartet Afinidad with saxophonist/composer David Binney, which includes bassist Scott Colley and drummer Antonio Sanchez. Afinidad's mission is to create and perform eclectic contemporary American music with a focus on jazz, reflecting a wide range of musical influences such as Pop, Brazilian, Latin American and contemporary classical music. With this ensemble he produced two critically acclaimed recordings: Afinidad (Red Records, 2001) and Oceanos (Criss Cross, 2007). In 2008, Chamber Music America awarded Simon a New Works: Creation and Presentation Program grant (2008-09) to compose and present Sorrows and Triumphs, a work for Afinidad and special guest artists guitarist Adam Rogers, vocalist Gretchen Parlato and percussionist Rogerio Boccato.

At the same time, Simon has become increasingly interested in the folk music of his native land. In 2003 he founded Ensemble Venezuela, an outlet for exploring the marriage between jazz and Venezuelan music through new works and arrangements of works by Venezuelan masters. Two years later he was awarded a second grant from Chamber Music America to compose and perform the Venezuelan Suite, a work that crosses the barriers between jazz, chamber music and Venezuelan folk music. Considered by some to be his most important work to date, the Venezuelan Suite inspired the creation of a series of abstract paintings by artist Ellen Priest: "Jazz Paintings on Paper: Improvisations on the Venezuela Suite."

Simon has received Fellowships in Music Composition from the Pennsylvania Council on the Arts (2005), the State of Florida (2007) and the New York Foundation for the Arts (2008).

He has served as faculty at the New School for Jazz and Contemporary Music, the City College of New York and the University of the Arts. He has taught master classes and clinics at music conservatories and universities around the world and continues to teach piano and improvisation at the New School for Jazz and Contemporary Music. He has been honored on two different occasions (1999, 2004) for this work with a Certificate of Appreciation for Outstanding Service to Jazz Education from the International Association for Jazz Education. In 2008 Simon had the rare opportunity to share his knowledge and experience with fellow Venezuelans. Thanks to a grant from the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board and The U.S. Department of State, he was a visiting professor at the Instituto Universitario de Estudios Musicales in Caracas, Venezuela.

Simon has recorded 10 critically acclaimed albums as leader, including two New York Times Top Ten Jazz Records of the Year: Edward Simon (1995) and Simplicitas (2005). He has appeared as guest artist on more than 50 recordings, including Paquito D'Rivera's Grammy Award winning Funk Tango (Best Latin Jazz Album, 2007) and several Grammy Award nominated albums.

His performing career spans 20 years of international touring as pianist with prominent artists and ensembles. His recent collaborations include Don Byron, Miguel Zenon, Luciana Souza, Paquito D’Rivera and John Patitucci.

In 2010 Simon was named Guggenheim Fellow by the John Simon Guggenheim Memorial Foundation. He is currently a member of the San Francisco Jazz Collective, a prominent musician/composer jazz ensemble dedicated to creating new work and highlighting the music of historically significant jazz composers of the modern era. The Collective is comprised of “eight of the most in-demand” (New York Times) artists performing today.

AWARDS & HONORS

MacDowell Fellow, 2011

Guggenheim Fellowship, 2010

New York Foundation for the Arts Fellowship in Music Composition, 2008

Chamber Music America, New Works: Creation and Presentation Program, 2008 | 2004

Fulbright Senior Specialist, The J. William Fulbright Scholarship Board, 2008

State of Florida Music Composition Fellowship, 2007

New York Times Top Ten Jazz Records of the Year, 2005 | 1995

Certificate of Appreciation for Contributions in Promoting Venezuelan Culture and Outstanding Accomplishments in the Field of Jazz, The Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela, 2005

Pennsylvania Council on the Arts Fellowship in Jazz Composition, 2005